Пабло Пикассо - Вера Калмыкова

Пабло Пикассо

Страниц

35

Год

2015

Пикассо - самый таинственный художник всех времен. С самого рождения его имя оберегалось мистикой и загадками. Еще с малых лет мальчик-чудо общался на своем собственном языке, с первым словом "карандаш". Он был как будто предназначен для творчества, и его гений расцветал в самых неожиданных областях искусства.

Пикассо был человеком, который жил жизнью вплотную и сильно. Он был бонвиваном, которому нравилось наслаждаться всеми аспектами существования. Он был антифашистом, разоблачающим ужасы войны своим ассоциативным и мощным полотном "Герника". Это произведение искусства, которое уловило суть ужасов и боли войны, стало историческим свидетельством и вызвало глубокое волнение в сердцах зрителей.

Творчество Пикассо было универсальным и многообразным. Он был гением, который с одинаковым мастерством владел живописью и графикой, скульптурой и театром. Его работы были полны экспериментов, новых идей и прорывов в искусстве. Он не боялся разрушать стереотипы и искоренять традиции, чтобы создать нечто уникальное и великое.

Пикассо так сильно любил свое искусство, что даже на позднем этапе своей жизни запретил своей последней жене пускать посетителей к себе. Он понимал, что каждая минута, которую он мог посвятить творчеству, была неоценима. Люди, приходящие в его дом, отнимали от него драгоценное время, которое он хотел отдавать своим произведениям и вдохновению.

Таким образом, Пикассо - это не только имя одного из величайших художников XX века, но и символ творческой свободы, страсти к искусству и безупречной отдачи себя ему. Его работы и его жизнь останутся в сердцах людей надолго, несущими с собой великую силу и вдохновение.

Читать бесплатно онлайн Пабло Пикассо - Вера Калмыкова

Автор-составитель Вера Калмыкова

На обложке: фото Album / East News


© Текст. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2015

КоЛибри®

Введение

Изобразительное искусство XX в. порой бывает сложным для восприятия: уж очень непривычны его формы. В пейзажной живописи нам привычно видеть картины природы, в натюрмортах – изображение предметов, в жанровых сценах – какое-либо событие, в портретах – лицо человека. Так и бывает, когда мы смотрим на картины мастеров Ренессанса и Нового времени, вплоть до конца XIX столетия. Однако начиная уже с искусства французских импрессионистов и их единомышленников из других стран возникают вопросы. Почему очертания деревьев или предметов так причудливо изменены, лица искажены, а перспектива нарушена? Почему краски так ярки или, напротив, приглушены? Почему, наконец, на полотне или листе бумаги вообще нет никаких привычных глазу жизненных форм, а только геометрические фигуры или наплывы краски? Словом, по какой причине живописцы отказывались от жизнеподобия и принимались изображать нечто мало похожее на реальность?

Причина тому – рост и развитие человеческой индивидуальности. К середине XIX в. люди начали задумываться: а стоит ли повторять на изображениях то, что и так уже существует в действительности? Разве изобразительное искусство – только для того, чтобы копировать известные, всеми узнаваемые формы? Но ведь это же невозможно! Даже если художник напишет предельно «похоже», все равно это будет иллюзия. Передача перспективы на полотне – лишь передача перспективы, но не сама перспектива. Иллюзорный мир, до мелочей повторяющий мир реальный, никогда не сможет стать им до конца. Это доказала фотография, появившаяся в конце XIX в.

Но тогда, может быть, живопись нужна еще для чего-то? Например, чтобы показать, как именно тот или иной художник видит все вокруг себя, уловить тончайшие цветовые градации, игру света, соотношения объемов и плоскостей. Обыденным взглядом мы не часто это замечаем. Нужны усилие, внимание и очень большая любовь к окружающему нас миру, чтобы поймать эти моменты. И огромное мастерство, чтобы воплотить их на плоскости картины.

Задумались живописцы и о том, можно ли передать в произведении искусства настроение, состояние, полет мысли отдельного человека. Может ли изобразительная форма без всяких словесных комментариев выразить отношение человека к какому-то событию? Можно ли нарисовать или написать красками пульсацию человеческой мысли? В самом начале XX в. великий французский живописец Анри Матисс сформулировал наиболее общий принцип нового искусства: «Точность воспроизведения предметов реального мира не есть правда в искусстве» [1, с. 17].[1] Правда в творчестве – это то, что ощущает художник, то, что действительно волнует его до глубины души.

Вот почему в искусстве стали появляться разнообразные направления, выразившие истинную правду эпохи – человек существует в меняющемся мире, причем часто трагически меняющемся. Личность, живущая в обстановке все обостряющихся социальных противоречий, ищет себя в технотронной цивилизации, переживает катастрофы и катаклизмы, происходящие по воле таких же людей из плоти и крови. И наряду с этим – торжество зрения; радость увидеть цвет на холсте и осознать, что и там, и на палитре, и в фантазии присутствует одна и та же эмоция и колориту дано ее увековечить; радость физического, духовного и душевного движения, зафиксированная линией; переживание блаженства от соприкосновения с изобразительным материалом; ощущение счастья, возникающее, когда сюжетом картины становится не какая-то известная ситуация, а сами по себе сочетания цветов, динамика колорита, танец линий.